domingo, 20 de mayo de 2012

Vsevolod Meyerhold







Representación de El Baño, de Maiakowski


Vsevolod Emílievich Meyerhold, 1874-1942
Director y teórico teatral ruso, nació en Penza. Estudió en 1896 en la Escuela Dramática de Moscú y se integró más tarde en el Teatro Artístico de esa ciudad, donde Stanislavski le brindó la posibilidad de superar las normas teatrales convencionales con fórmulas vanguardistas. En 1906 pasó a dirigir el Teatro Dramático de Petrogrado, entonces a las órdenes de la actriz Vera Komissaarzevskaia, hasta su ruptura con ella en 1908. Adherido a los ideales de la Revolución de Octubre, fue nombrado director de la sección teatral del comisariado para la Educación, pero su línea independiente entró en colisión con el burocratismo estalinista, a pesar de haber sido nombrado en 1923 «artista del pueblo de la Unión Soviética». Al morir, en circunstancias aún desconocidas, dejó importantes creaciones escénicas, entre ellas las de Hedda Gabler de Ibsen (1906), Tristán e Isolda de Wagner (1909), La mascarada de Lermontov (1917) y La chinche de Maiakovski (1929).

Meyerhold es distinto y en él la insatisfacción constante dio como resultado una práctica viva, escrupulosa, enormemente productiva. Actor con Stanislavsky, director de escena en la compañía de Vera Komissarjevskaya, es llamado a dirigir en el teatro Aleksandrov, con gran escándalo del mundo teatral ruso que ve en él un joven rebelde, innovador, realizador de espectáculos que, desde el punto de vista formal, nada tienen que ver con la empolvada tradición de los teatros imperiales. En esta época desarrolla los principios del «teatro de la convención consciente», en los que propone un tipo de interpretación convencional, rítmica, salmodiada – antítesis total del naturalismo – y una disposición espacial del espectáculo por la que el proscenio – zona de juego equivalente a la del teatro grecolatino – se convierte en el área fundamental de la acción con desprecio casi total del resto del escenario. Estos principios: antinaturalismo, juego frontal, valoración del proscenio y concepción del escenario como utensilio – no como «caja de misterios en la que el misterio se recrea – presidirán en lo sucesivo su trabajo, su práctica teatral.
Meyerhold, como tantos otros, ve en la Revolución el proceso de transformación que va a permitirle poner en práctica sus ideas y potenciar su capacidad creadora. En efecto, el trabajo que realizó durante quince años, por su cantidad y calidad, por sus experiencias y hallazgos, va a suponer por sí solo uno de los momentos más brillantes de la historia del teatro. Acorde con los nuevos tiempos, empapado – quizá con rapidez excesiva – de los principios fundamentales sobre los que se apoya el nuevo orden social; día a día elabora, en la práctica cotidiana, los principios de la interpretación biomecánica», según los cuales el actor debe ser un elemento productivo que elabora un juego convencional, externo, apoyado en la profunda y casi acrobática utilización del cuerpo sobre una construcción escenográfica elevada en el espacio tridimensional. Supone la concepción del actor como proletario, en posesión de la técnica depurada de su oficio, todo ello en la idea de la productividad», clave de los nuevos tiempos. En el terreno que nos ocupa las innovaciones de Meyerhold, amplias y radicales, van desde su tajante reforma del principio escenográfico hasta las nuevas concepciones del edificio teatral, que si no vieron la Iuz, estuvieron muy cerca de realizarse en su teatro de Moscú. El constructivismo, aliado artístico de la Revolución en sus primeros años, desarrolla desde muy pronto los principios del «arte productivo»: «No faltaban ya por eso en nuestra práctica indicaciones de tipo productivista. Ello se resumía en un 'material real' en un 'espacio real', y debía seguir las leyes de la construcción , el arte objetual iba asumiendo de este modo un sentido de mayor concreción. A los materiales emblemáticos de la edad del hierro sublimados finalmente en lenguaje (Sklovskij), sucedían los materiales de la vida, envueltos no sólo en el espacio físico, atmosférico, sino en el vivo del hombre que actúa, que construye» .
Estas ideas no sólo iban a influir sobre las artes plásticas, sino también sobre la literatura y la dramaturgia. El nexo de unión de los creadores plásticos con la práctica dramatúrgica meyerholdiana se establece agracias a la contribución determinante que algunos pintores dieron a la escena primero, y a que una parte de sus conceptos fue después reelaborada por Meyerhold en su teoría biomecánica. Como afirma Ripellino, para los constructivitas la tierra prometida fue el teatro» L. Popova, por ejemplo, encontró en él al realizador que hacía mucho tiempo había abandonado la escenografía tradicional y renovado sus concepciones sobre el espacio, volúmenes y luz. Era, pues, el terreno propicio para incorporar el objeto construido» como utensilio escenográfico que potencie y soporte el juego del actor, aislado en la totalidad del espacio neutro de la escena. «Abolida la estructura escenográfica tradicional, cuya misión era crear la ilusión de un espacio naturalista, los escenógrafos constructivistas la sustituyen por estructuras de andamios, soportes, escaleras y planos inclinados, de artificios móviles, que en la economía del espectáculo pretenden cumplir una doble misión: conceder al actor un espacio estrictamente funcional para la acción y, al mismo tiempo, sugerir por medio de las cualidades formales (abstracto-geométricas) de este tipo de construcción, la tensión futurista de la idea tecnológica».
Meyerhold no conoció la "Escuela Oficial" (anterior a Stanislavski), su formación se desarrolló en el "Teatro de Arte de Moscú". En un principio se declaró a favor de la minuciosidad de detalles del Naturalismo, que buscaba la semejanza con la realidad; pero pronto comenzó a seguir otro rumbo: la búsqueda de un estilo no ligado al Naturalismo.
Antón Chejov fue el primero en hacerle ver una posición fuera del Naturalismo: "La escena exige cierta convencionalidad. No existe una cuarta pared, no es necesario introducir en la escena detalles superfluos". (A. Chejov)
Meyerhold centra su trabajo en el actor como la base de la puesta en escena: "El teatro Naturalista no conoce la belleza de la plasticidad, no obliga a sus actores a adiestrar su propio cuerpo, no comprende que la Educación Física debe ser la materia principal si se aspira a poner en escena "Antígona" y "Julio Cesar", obras que por su musicalidad pertenecen a otro teatro...El teatro Naturalista no admite nunca una interpretación por indicios, una interpretación que deje conscientemente zonas de sombra en el personaje". Afirmaba que las zonas oscuras son la oportunidad para que el espectador se transforme en creador, con su imaginación, al completar el sentido que el actor no debía terminar de cerrar. Surgía así la idea de la Convención Consciente, como posibilidad de una dramaturgia antinaturalista, que puede rastrearse en su aproximación a los simbolistas, invitando a sustituir la "inútil verdad" por una "consciente convencionalidad". En las puestas de esta época, los actores aparecen como sobrerrelieves parlantes en la escenografía. En su época de director y actor en los Teatros Imperiales, desarrolló una labor paralela realizando un trabajo experimental bajo el seudónimo de Dr. Dapertutto. Va dejando de lado algunos aspectos de la Convención Consciente, de la que queda su base fundamental y comienza una serie de trabajos por el Tradicionalismo. Por esta línea, recupera la Comedia dell'arte. De esta manera el actor pierde su rigidez estatuaria, su hieratismo, propio de su primer época, para ser un actor rítmico, consciente y sometido a una temporalidad teatral propia, que nada tiene que ver con la cotidiana. Por el camino del Tradicionalismo, llega a otro punto clave de su poética: el grotesco. A partir de su estudio de la Comedia dell'arte estudiará, por un lado, lo grotesco, como la base que ya no abandonará, y por otro, una reflexión sobre la Comedia dell'arte como una técnica de interpretación propia del actor rítmico, inicio de un trabajo que lo llevará a su formulación de la "Biomecánica". Hacia el tiempo de la revolución, Meyerhold ha madurado su técnica, encuentra un racionalismo que lo fundamenta, una profunda preparación técnica del actor y una concepción del espectáculo. Esta palanca racional posibilitará la aparición de una formulación más coherente de la Biomecánica, en donde se podrán encontrar puntos de contacto con el paradigma de la Física, aplicada al trabajo del actor. La adhesión al Futurismo aporta un dato más a esa posibilidad:
"Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera, con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo..., un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia."
El movimiento, como una nueva ley que gobierna al mundo. 
Lo dinámico supera a lo estático, el hieratismo es superado por el juego escénico, el movimiento preciso; es la asimilación de la Tecnología al arte, o un arte de la Tecnología, entendiendo a la Tecnología como la aplicación de una herencia científica. La Biomecánica utiliza los tres Principios de la Dinámica, establecida por Newton en el siglo XVI. Los Principios de Inercia, de Acción y Reacción y de Masa, que aunque no se han hallado hasta ahora textos en los que se haga referencia directa a la utilización manifiesta de estos Principios en su técnica, se los puede inferir de la reconstrucción de la técnica que proponía a sus actores. Su dramaturgia es profundamente racional. La Metafísica, el psicologismo, son rechazados como bases para la génesis del arte. Esta base racionalista, tiene su raíz en el pensamiento científico. Éste comenzó como lo conocemos hoy, a fines de la Edad Media, cuando se cuestionó el sistema Ptoloméico como concepción del Universo y algunos hombres apreciaron que el mundo se movía. La ciencia moderna comenzó a rodar, la concepción del Universo cambió y con ella, la del Hombre. El hombre que desarrolló las fórmulas de este movimiento fue Isaac Newton, quien habló de fuerzas, de gravedad, de luz y espectros; y sin quedarse en la observación, como otros que ya habían acertado con algunas de las mismas, llevó estas a fórmulas matemáticas, y ubicó al hombre en la mecánica de un Universo dinámico, en donde el Todo no sería como antes. Meyerhold recibe esta herencia, a la que se le sumaron muchas más experiencias y fórmulas, y sobre el andamiaje de una mecánica newtoniana, elabora leyes para la mecánica del cuerpo del actor, que son la llegada del pensamiento racionalista a un trabajo que era considerado el resultado de la inspiración, y en el mejor de los casos, de una instrospección. Meyerhold recibe la herencia de Newton a través de las vanguardias artísticas del siglo XX: del Futurismo y del Constructivismo, en donde ya se cruza un eje social de un momento político muy fuerte. Mayakovski, un poeta con el cual había entrado al frente revolucionario, le da un nuevo sentido a la dramaturgia de Meyerhold. Incorpora el elemento ideológico y político. Este aporte trae como consecuencia inmediata la valoración de la palabra. Con la revolución, Meyerhold pasa a ser Director de la sección teatral y desde allí pretenderá hacer un paralelismo entre revolución social y teatral, para lo cual será clave su unión con Mayakovki. Con el Constructivismo, se desarrolla el concepto de artista-proletario. Una estética Materialista para un nuevo mundo, en donde se esperaba del trabajo un sinónimo de "nueva vida", un arte Productivista. El actor Biomecánico sería el artista proletario hecho hombre de teatro.



El juego biomecánico es en principio, una combinación de toda la gama mecánica circense, del ritmo y la dislocación del movimiento deportivo, de la danza, del music-hall, del salto, del equilibrio, que se conjugan en base a una formulación rigurosa, obedeciendo a leyes escénicas racionales, y sirviendo de medio de expresión de un personaje, que participa en un proceso dinámico. El actor biomecánico perfecciona su capacidad de reacción ante los fenómenos exteriores.
Hoy puede leerse esta definición de la Biomecánica:
"La Biomecánica es la parte de la Física que estudia los fenómenos estáticos y dinámicos del sistema osteo-artro-muscular de los organismos humano y animal, con el objeto de obtener el máximo rendimiento al ejecutar los movimientos. Los movimientos humanos son extremadamente complejos y están controlados por un sistema de retroalimentación cerebral-motora, adquiriendo tal grado de complejidad por la asociación de factores mecánicos y biológicos en la reproducción de los mismos. Esta ciencia interdisciplinaria trata esta conjunción, y las leyes que la gobiernan". (Apuntes de Biomecánica. Cátedra de Biomecánica. Lic. en Educ. Física. U. de Luján.) Esta definición , que pertenece a la Educación Física, en cierto punto podría ser de Meyerhold, lo cual no es nada casual, por el trabajo de entrenamiento que realizaba con sus actores. La diferencia, tal vez estribe en que la E. Física la utilice como método de estudio, y Meyerhold, como método de creación; y aquí llegamos, sino al aspecto más difícil de reconstruir, quizá al más vago de su "método", ¿qué lugar tienen las emociones en la Biomecánica?:
"De toda una serie de posiciones y estados físicos, nacen los puntos de excitabilidad, que después se colorean con este o aquel sentimiento. Con este sistema de suscitar sentimientos, el actor conserva siempre un fundamento muy sólido: las premisas físicas". (Meyerhold)
Esta es la respuesta que da Meyerhold a aquella pregunta. Éste, no sólo busca el máximo rendimiento en el actor sino también posee una poética, por la que su búsqueda se orienta hacia un trabajo expresivo: "Los movimientos fundados en esta base, se distinguen por su carácter de "danza"; el trabajo de un obrero experto recuerda siempre la danza, y en este punto bordea los límites del arte. El espectáculo de un individuo dedicado a trabajar de modo preciso, proporciona siempre un cierto placer". (Meyerhold)
En esta frase se condensan los conceptos y las expectativas que había sobre el trabajo, el arte y la política en un momento histórico determinado, y cómo la búsqueda de las emociones estaba orientada hacia un lugar político.
Newton y La Biomecánica
Trataré de aplicar los tres principios fundamentales de la Dinámica establecida por Newton al trabajo del actor, teniendo en cuenta a éste como un Ser mecánico, haciendo una lectura de cómo, tal vez, pudieron haber sido empleados por Meyerhol en su Biomecánica. Si bien no he hallado, hasta ahora, textos en los que se haga referencia directa a la utilización de estos principios, aventuro una inferencia, al realizar la reconstrucción de la técnica que proponía a los actores, a partir de la lectura de sus textos.
Principio de inercia
"Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si una fuerza no lo modifica". (Newton)
El actor, como masa o grupo de masas, posee una Inercia que lo hace permanecer en su estado actual si una fuerza no lo modifica. Si, por ejemplo, se encuentra de pie, detenido, deberá aplicar fuerzas de distintas intensidades y en distintos puntos de su cuerpo para que éste rompa su Inercia, o bien, aplicar una en un lugar preciso que provoque una serie de desequilibrios en un efecto dominó, realizándose la ruptura del estado en el que se encuentra. El actor debe saber cuales son los puntos exactos donde aplicar esas fuerzas, y cuáles deben ser las intensidades de las mismas para que el movimiento sea preciso y económico, es decir, que por un lado no se produzcan movimientos superfluos, y por otro, el tono muscular sea tal que con el mínimo esfuerzo se logre el fin buscado.
Principio de acción y reacción
"A toda fuerza, que llamaremos Acción, se le opone otra fuerza igual y en sentido contrario, que llamaremos Reacción." (Newton)
Al querer romper la Inercia de su propio cuerpo, el actor, aplica las fuerzas (Acción) en los puntos exactos de su propia masa. Sabiendo que la Masa tiene un peso dado por la acción de la Fuerza de Gravedad, y que el Peso es una fuerza, esta será la Reacción, por lo tanto, la Acción debe ser mayor a la intensidad de la fuerza Peso para que la Masa-actor logre romper su Inercia. Nuevamente volvemos a notar el papel que juega la tensión muscular en la masa a la que se le aplica la fuerza, ya que de aquella (la tensión) dependerá la Reacción que la Acción (la fuerza) deberá superar. Casi se podría afirmar, que la tensión muscular es una fuerza que hace variar el Peso del cuerpo del actor, es decir, hace variar la Reacción que mantiene la Inercia de su masa.
Principio de masa
"La masa de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada, e inversamente proporcional a la aceleración adquirida." (Newton)
Debido a que la Masa del cuerpo del actor, como toda masa, es constante (cte.) en todo el Universo, el cociente entre la fuerza aplicada y la Aceleración adquirida debe ser cte.. Por lo tanto, el actor, al romper su Inercia del reposo al aplicar una fuerza (Acción) mayor al Peso de su propia Masa (Reacción), adquiere una aceleración. La condición de constancia de la masa es la que provoca que haya una relación entre la aceleración y la fuerza aplicada, es decir, al aumentar la fuerza necesariamente debe aumentar la aceleración; o dicho de otra manera, es esta masa cte. la que determina que al aplicar una mayor fuerza, aquella adquiera una mayor aceleración. A partir de aquí se podría abrir otro capítulo, el del cálculo de las velocidades que adquiriría la Masa. Podríamos llegar a saber si éste ingresa en un movimiento uniforme, con velocidad cte., es decir que ingresaría en otra Inercia, o su velocidad variaría al aplicársele continuamente fuerzas en los puntos exactos, o una combinación de estas posibilidades, como sucede en lo cotidiano donde los tres principios actúan casi sin diferenciación y continuamente.
Este estudio, incompleto, sólo pretende ser una puerta de entrada. La investigación continúa hacia una profundización de la relación planteada por el paradigma físico en la Biomecánica. Por una cuestión de espacio, no puedo desenvolverme con mayor amplitud en las explicaciones de la Física propiamente dicha, sólo traté de exponerlo en forma simple y condensada; tal vez, en otra oportunidad, haya más posibilidades de desarrollar el tema y llegar a descubrir si con la Biomecánica, Meyerhold trataba de hallar alguna Ley física que rigiera los sentimientos del actor, utilizando la mecánica universal de su época. Hoy en día, Newton ha sido complementado y la Energía, en todas sus formas, abrió otras posibilidades de una formación actoral científica.


La Biomecánica
La Biomecánica fue desarrollada por Meyerhold a lo largo de su historia, y llegó a ser un cuerpo acabado de estudio. Iniciándose casi intuitivamente y llegando a una formulación racional; es un cruce de paradigmas donde se puede ver el desarrollo de la ciencia y de la concepción del Hombre en el Universo en conjunción con las vanguardias artísticas por las que Meyerhold transitó. La Biomecánica parte de las experiencias con el movimiento y el espacio en los "Studios" pre-revolucionarios que aquel llevaba adelante en su época de director de los teatros imperiales. A partir de los principios Simbolistas, Futuristas, Constructivistas y luego Productivistas, y de todo el recorrido de su poética, llega a formular su "Ley fundamental de la Biomecánica":
"Todo el cuerpo participa en cada uno de nuestros movimientos... puesto que la creación del actor es creación de formas plásticas en el espacio, el actor debe estudiar la mecánica de su propio cuerpo. Ello le es indispensable, porque cualquier manifestación de fuerza está sujeta a las leyes de la mecánica (y la creación por parte del actor de formas plásticas en el espacio escénico es, naturalmente, una manifestación de fuerzas del organismo humano)". (Meyerhold)

sábado, 19 de mayo de 2012

anémic cinéma



Marcel Duchamp (Blainville-sur-Crevon, 28 de julio de 1887 - Neuilly-sur-Seine, 2 de octubre de 1968) fue un artista y ajedrecista francés, cuya obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del arte de vanguardia del siglo XX.

Guión


 



Escuela       TALLER IMAGEN

Materia      REALIZACIÓN 3

Profesora   GABRIELA APARICI

Alumna      ARIANNE DESCHUTTER

TP Nº1        REMAKE

Película:     “VIVIR SU VIDA” 1962 , de JEAN LUC GODARD    

Escena:       CUADRO NÚMERO 11 : “DIÁLOGO CON EL FILÓSOFO”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      FILÓSOFO
-La primera vez que pensó,murió.

                                                                      NANA

-¿porqué me cuenta historias así?

                                                                      FILÓSOFO

-Ya ve,..un poco por hablar.

                                                                      NANA

-Porqué hay que hablar siempre?
-A veces habría que callarse, vivir en silencio.
-Cuanto más se habla, menos quieren decir las palabras.

                                                                      FILÓSOFO
-Ta vez..,pero , ¿se puede?

                                                                     NANA
-No lo sé

                                                                    FILÓSOFO
-siempre me impresionó que no se puede vivir sin hablar.

                                                                    NANA

-Sería agradable vivir sin hablar.

                                                                   FILÓSOFO

Si, sería hermoso, eh?
Es como si ya no se amase.
Sólo que no sería posible.

                                                                   NANA

-Pero, ¿porqué?
Las palabras deberían expresar exactamente lo que se quiere decir.
-¿Es que nos traicionan?

                                                                  FILÓSOFO

-Pero nosotros las traicionamos también.
Se debe poder llegar a decir lo que hay que decir.
Ya que se llega a escribir bien..
Piensa: alguien como Platón…se le puede aún comprender.
Se lo comprende.
Sin embargo escribió en griego, hace 2500 años.
Nadie sabe la lengua de aquella época .Al menos, no exactamente.
Sin embargo llega algo.
Por lo tanto se debe lograr expresarse bien..
Y es preciso.

                                                                  NANA
-¿y porqué hay que expresarse?
-¿para comprenderse?

                                                                  FILÓSOFO
-Hay que pensar,y para pensar hay que hablar.
No se piensa de otro modo.
Y para comunicar hay que hablar, es la vida humana.

                                                                  NANA

-Si, pero es muy difícil.
-Yo pienso que la vida debería ser fácil.
-Tu historia de “los tres mosqueteros” quizás sea muy hermosa, pero es terrible.

                                                                FILÓSOFO

-Si, pero es una indicación.
-Creo que…se aprende a hablar bien sólo cuando se ha renunciado a la vida por un tiempo.
-Es el precio.

                                                                NANA

-Entonces,hablar.¿Es mortal?

                                                               FILÓSOFO

-Hablar es casi una resurrección con respecto a la vida.
Cuando se habla hay otra vida que cuando no se habla.
-Entonces, para vivir hablando uno debe de haber pasado por la muerte de vivir sin hablar.
-No sé si me explico bien, pero..
Hay una especie de ascesis que te impide hablar bien.
Hasta que se mira la vida con despego.

                                                               NANA

-Pero la vida de todos los días no se puede vivir con ..no sé ..con..

                                                               FILÓSOFO

-Con despego..
-..Se oscila.
-Por eso se va del silencio a la palabra.
-Oscilamos entre ambos porque es el movimiento de la vida.
-De la vida cotidiana uno se eleva a una vida..llamémosla , superior..
Es la vida con el pensamiento.
Pero ésta vida presupone que se ha matado la vida muy cotidiana, la vida demasiado elemental.

                                                                NANA

-Entonces, pensar y hablar ..¿es lo mismo?

                                                               FILÓSOFO

-Lo creo!
-Está dicho en Platón, es una vieja idea.
Uno no puede distinguir el pensamiento de las palabras que lo expresan.
Un momento de pensamiento solo puede ser captado por las palabras.

                                                                 NANA

-Entonces,hablar es un poco correr el riesgo de mentir?

                                                                 FILÓSOFO

-Si, porque la mentira es uno de los medios de buscarlo.
Errores y mentiras son muy parecidos.
-No hablo de mentiras ordinarias..:como prometer que vendré mañana y luego no venga,porque no quise.
-¿comprende?
Esas son cosas.
Pero la mentira sutil es poco diferente de un error.
Uno busca y no encuentra la palabra justa.
Por eso te sucedía lo de no saber ya qué decir.
Tenía miedo de no encontrar la palabra exacta.
Yo creo que es eso.

                                                                NANA

-¿Como estar seguro de haber encontrado la palabra justa?

                                                                FILÓSOFO

-Bueno,hay que trabajar
Es necesario un esfuerzo.
Uno debe decir lo necesario de modo que sea justo, que no hiera.
Que diga lo que quiere decir.
Que haga lo que tiene que hacer.
Sin herir y hacer daño.
Hay que tratar de ser de buena fé.

                                                                  NANA

-Alguien me dijo:”La verdad está en todo, incuso en el error.”



                                                                  FILÓSOFO

-Es cierto!Francia no lo vió en el siglo XVII .
Se creyó que se podía evitar el error ,no sólo la mentira. Y que se podría vivir en libertad así directamente.,
Y no es posible.
Por lo tanto Kant, Hegel,la filosofía alemana..son para reconducirnos a la vida.
Y pasa saber aceptar que hay que pasar por el error para llegar a la verdad.,

                                                                   NANA

-¿Y que piensa de amor?

                                                                  FILÓSOFO

-Ha bastado que se introduzca en el cuerpo.
Leibnitz  introdujo lo contingente ..
Las verdades contingentes y las verdades necesarias hacen la vida.
La filosofía alemana ha mostrado que en la vida, se piensa con las servidumbres y errores de la vida.
Y hay que apañárselas con eso, es cierto.

                                                                  NANA

_¿No debería ser el amor lo único verdadero?

                                                                 FILÓSOFO

-Si, pero sería necesario que el amor fuese siempre verdadero.
-¿Conoce a alguien que sepa inmediatamente lo que ama?
-No.
-Cuando se tiene 20 años no se sabe lo que se quiere.
-Se saben migajas, se agarra uno a su experiencia,se dice :”Me gusta esto”
A menudo se mezcla.
Pero para constituirse con sólo lo que a uno le gusta ,hace falta la madurez.
Es precisa la búsqueda.
Esa es la verdad de la vida.
Por eso el amor es una solución ,con la condición de que sea verdadero.








martes, 1 de mayo de 2012



















Objetivo dramático del fragmento elegido.
La película esta dividida en 12 capítulos o cuadros .
Esta escena transcurre en el cuadro número 11-el anteúltimo del film-donde Nana entra a un café y se siente atraída por un hombre que está leyendo. Es el filósofo Brice Parain. 
Se sienta junto a él y mantiene una conversación en donde hablan sobre la necesidad y la importancia de las palabras para la comunicación y donde hablan también sobre el amor. Nana le pregunta si el amor no tendría que ser lo único verdadero.
El hombre le responde que sí,pero que a los 20 años es difícil discernir entre uno y otro,porque la información que tenemos de nuestra escasa experiencia no nos alcanza y para constituirnos solo con aquello que nos gusta hace falta la madurez.En la búsqueda de ese amor se halla la verdad de la vida.
Hay unas miradas a cámara de Nana que pueden ser interpretadas de mil maneras.
En la escena siguiente o cuadro número12, Nana muere.
Godard intenta hacer de esta escena del dialogo con el filosofo un retrato que refleje la esencia de Nana.Mostrarla por completo.El personaje llega así a su plenitud,a su verdad.Inmortalizarla.
Para después poder deshacerse de ella tranquilamente,vender a Nana, entregarla.Matar al personaje.
Y que al final resulte mas penoso el desenlace.
O que no signifique nada.







 Puesta en escena


Godard utiliza el primer plano del rostro convencido que el rostro humano actúa como revelador de una interioridad oculta y profunda que tiende a emanar un halo de verdad,que de eso trata de hablar la escena, de lo verdadero.
La puesta en escena es simple,ya que la palabra es allí la que lleva la carga del mensaje.
Toma a los personajes de tres cuartos de perfil,sentados frente a frente en una mesa pequeña del bar,contra una pared con un inmenso espejo sobre sus cabezas,donde de fondo y de vez en cuando se puede ver apenas el movimiento del lugar,dándole profundidad a la imagen ,quitándole estatismo,sin intervenir en ella.
Utiliza el plano contra plano de una cámara fija,situada a la altura de los personajes.
La luz es pareja y suave,con poco contraste y un alto rango dinámico.
Se oye todo el tiempo el sonido ambiente del lugar.Salvo en un momento en que entra en escena la melodía principal -y leit motiv-de la película,compuesta por Michel Legrand.,que aparece aquí cuando Nana le pregunta al filosofo qué opina del amor.

Foto P.G.


Me llamó la atención la bailarina,pero también ese pequeño todo que la rodeaba.Parecía que estaba cómoda y a gusto en ese lugar.Que podía bailar tranquila ,que el resto de los objetos la dejaban en paz.Pero que tenían que ver con ella.
Me gustó como estaba iluminada.Y me gustaron las sombras también.
Me pareció que a pesar de que es una bailarina clásica no tenia los síntomas de ese tipo de objeto,casi naif o cliché.
Me gustó que sea naranja.Y me gustó mas todavía cuando Hamid,el dueño del lugar, un iraní muy amable, me contó que estaba hecha de plomo,como el soldadito.
Me gustó que sea fiel a su forma y que haya decidido permanecer así danzante e incesante.Porque parece que hubiera elegido quedarse así ,como si no supiera que es un objeto.


Foto





Nuevo Cine Alemán



"El máximo logro consistiría en que una película de entretenimiento al mismo tiempo transmitiera, como al pasar, contenidos políticos." (R.W. Fassbinder)

NUEVO CINE ALEMÁN
A comienzos de los años sesenta, el cine de la República Federal de Alemania se encontraba en una lamentable situación.
A pesar de que las condiciones económicas eran favorables, porque esos fueron los años del "milagro económico alemán",fuera de unas pocas excepciones, el cine alemán produjo una mayoría de obras convencionales, de reducido interés artístico: películas sensibleras con motivos folklórico-regionales(Heimatfilm)y melodramas, que habían tenido un enorme éxito de taquilla en los años cincuenta. Pero tras la continua reiteración de la misma fórmula, los cines comenzaron a vaciarse de manera alarmante. La industria cinematográfica estaba desorientada. No existían jóvenes libretistas y directores porque a las nuevas generaciones no se les había dado nunca una oportunidad, ignorándoselas totalmente.
No obstante, existía un potencial de jóvenes, en su mayoría estudiantes, dispuestos a lanzarse a la aventura de realizar sus primeros largometrajes. Sin embargo, no eran tenidos en cuenta por las productoras, que por otro lado dilapidaban muchísimo dinero en malas películas.
Contra esas circunstancias de la producción cinematográfica se manifestaron diversos realizadores jóvenes, reunidos en el VIII Festival de Cine de Oberhausen (febrero de 1962).
Su exigencia de renovación fue favorecida pocos años después (1969) con el ascenso al poder de los socialdemócratas, encabezados por Willy Brandt, lo que cambió la política estatal hacia el cine, otorgándole un mayor apoyo.
Acerca de estos comienzos señala Peter Schamoni: "En 1962, antes del Festival de Oberhausen , nos reunimos y resolvimos manifestar que no sólo podíamos hacer películas cortas sino también de largometraje.
De aquí surgió el Manifiesto. Lo que nos importaba fundamentalmente era hacer películas que reflejaran las condiciones sociales de la República Federal de Alemania y las propias experiencias personales.
Queríamos hacer películas que fueran documentos para la comprensión de nuestro tiempo.
Pero a ningún distribuidor o productor se le ocurrió la idea de encomendarnos películas de largometraje.
El texto colectivo evidencia una voluntad de renovación más que la propuesta de un programa de acción preciso.
Si bien hay una oposición clara a una situación general de la industria cinematográfica , los reclamos resultan imprecisos y generales. Resultará mucho más consistente la acción concreta de los realizadores que a partir de la creación, tres años más tarde, del Comité del Joven Cine Alemán (Kuratorium Junger Deutscher Film) y de una política estatal favorable (señalada más arriba) podrán pasar a la realización de largometrajes.
También la televisión se había convertido en el más importante coproductor de muchas películas ambiciosas y de gran calidad.
Con su apoyo, por ejemplo, Werner Herzog rodó en 1974"El enigma de Kaspar Hauser"
,que alcanzara reconocimiento internacional.
Esta situación, que plantea un régimen proteccionista basado en la financiación estatal y, sobretodo, televisiva, le otorgó a este movimiento características particulares con respecto a las corrientes de "nuevo cine" de los años sesenta.
Esta estructura productiva fue la que hizo posible una política basada en los nuevos valores, política que comenzó en los sesenta y continuó en los setenta, creando las condiciones necesarias para el desarrollo de una cinematografía alemana capaz de imponerse en el plano internacional y esbozada, a grandes líneas, siguiendo el modelo de la "política de los autores" introducida por la nouvelle vague francesa.
A su vez, estas condiciones de financiación originaban un condicionamiento y una dependencia justamente de aquella gente a la que se quería criticar, simultáneamente a una exposición enjuiciadora de la situación social imperante en el país.
El descontento frente a una sociedad a la que el bienestar económico había vuelto intelectualmente perezosa, apática, autosatisfecha y reaccionaria se fue volviendo cada vez más ruidoso y violento, expresándose, al fin, en los sucesos del '68.
Por ejemplo, R. W. Fassbinder para su film "La tercera generación" (1978/79), film acerca del accionar de grupos extremistas, no encontró financiación, negándosele tanto el dinero oficial como el de la cadena de televisión WDR "por motivos políticos", según Fassbinder,"pues el redactor encargado de la WDR me dijo que en el filme se sostiene una opinión que él no comparte, y la cual la cadena televisiva no se atreve a representar".
 Como consecuencia, varios realizadores buscaron la solución creando sus propias productoras, o asociándose entre sí, para que les permitiera trabajar con independencia y mayor libertad creativa y/o temática en sus filmes (como son los casos de Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Peter Fleischmann,Reinhard Hauff, Edgar Reitz, Werner Herzog).
Los principales filmes de estos primeros años son:"Adiós al ayer" (1966) de
Alexander Kluge,"El joven Törless"(1966) de Volker Schlöndorff -basada en la obra homónima de Robert Musil-,"Tiempo de veda para los zorros"(1969) de Peter Schamoni,"Escenas de caza en la Baja Baviera"(1969) de Peter Fleischmann,"Comidas"(1967) de Edgar Reitz ,"Soy un elefante, madame"(1967) de Peter Zadek.
 Se pueden definir distintas áreas de expresión para este nuevo cine: el Heimatfilm
o, más bien, el anti-Heimatfilm , es decir, aquellas películas que cuestionan, en analogía con la realidad presente, los valores y conductas de las comunidades provincianas.
Son ejemplo de ello:"Escenas de caza en Baja Baviera" de P.Fleischmann ;"La repentina riqueza de los pobres de Kombach"(1970) de Volver Schlöndorff ;"Mathias Kneissl" (1970/71) de Reinhard Hauff;"Jaider, el cazador solitario" (1970) de Volker Vogeler "Te quiero, te mato"(1970/71) de Uwe Brander.
Otro campo fecundo fue el de las adaptaciones literarias de textos clásicos o contemporáneos, beneficiado por la política estatal y televisiva que favorece las iniciativas de divulgación cultural.
Son ejemplo de ello: la ya citada"El joven Törless","El honor perdido de Katharina Blum" (1975),"Tiro de gracia"(1976),"El tambor de hojalata"(1978/79), todas de volver Schlöndorff adaptando respectivamente a R. Musil, H. Böll, M. Yourcenar y G. Grass .De Fassbinder "Effi Briest"(1972/74),"Nora Helmer"(1973),"Deseperación"(1977),"Berlín Alexanderplatz"(1979/80) según las obras de Fontane, Ibsen, Nabokov y Döblin respectivamente.
También se puede mencionar la estrecha colaboración entre Wim Wenders y el escritor Meter Handke, realizando, entre otros filmes, una adaptación del "Wilhelm Meister" de Goethe para "Movimiento falso"(1974).
El reciente pasado histórico es abordado también por una generación nacida durante el período nazi o a fines de la guerra, y a la cual se le había escamoteado los rastros de ese pasado.
Surge en muchos la inquietud por interrogar(se) por ese pasado y dejar de considerar al nazismo como un tema tabú (Fassbinder, Sanders-Brahms, Reitz, Syberberg).
Resulta también de importancia dentro del cine alemán el surgimiento de un movimiento de realizadoras como consecuencia del movimiento feminista, que a comienzos de los años setenta se proyecta también en el medio cinematográfico.
 Estas realizadoras se expresan tanto en el campo práctico como en el teórico, creándose, a través de un colectivo de directoras y teóricas de cine, la revista Frauen und Film en 1974.
 Enmarcadas dentro de un cine provocativo y militante, tratan en sus películas temas tales como la lucha por un puesto de trabajo de las mujeres, la división de roles masculinos-femeninos, la discriminación sexual, el debate sobre la ley de aborto (conocida en Alemania como "El parágrafo 218"), etc.
Fundamentalmente se cuestionan los clichés en la representación de la mujer en la pantalla.
Dentro de esta corriente se destacan las realizaciones de Jutta Brückner ("Sé justa y no temas a nadie", 1975; "Una joven totalmente abandonada", 1976; "Años de hambre", 1979/80), Doris Dörrie ("En el medio del corazón", 1983; "Hombres", 1985), Heidi Genée ("Grete Minde", 1977;"1+1=3", 1979), Helma Sanders-Brahms ("Los últimos días de Gomorra", 1973-74; "Heinrich",1976-77; "Alemania madre pálida", 1979-80), Margarethe von Trotta ("El honor perdido deKatharina Blum", 1975; "El segundo despertar de Christa Klages", 1977; "Las hermanas alemanas", 1981), Ulrike Ottinger ("Die Betörung der blauen Matrosen", 1975; "Retrato de una alcohólica", 1979), Ula Stöckl ("Nueve vidas tiene el gato", 1968; "Geschichten vom Kübelkind",1969-70; "Ein ganz perfektes Ehepaar", 1973)
En los años setenta el cine de la República Federal de Alemania tiene éxito y cuenta nuevamente con el reconocimiento internacional, pero paradójicamente las películas de
Fassbinder, Herzog, Wenders o Schroeter(quienes no pertenecieron en realidad al grupo originario del Nuevo Cine Alemán, pero rodaron sus películas en inmediata vecindad con aquel) llaman la atención casi más en el exterior que en su propio país.
Si bien se puede encontrar en Fassbinder un espíritu crítico y formalmente innovador similar a los directores de este movimiento, en el caso de Wenders descubrimos una preocupación mayor por los mitos cinematográficos y por los desplazamientos sensibles de la cámara que por la realidad.
En los filmes de Herzog se nos revelan imágenes, producto de una fascinación muy fuerte por la visión de objetos y lugares "que nadie ha visto antes o que los pudiera conocer".Lo mismo ocurre en Schroeter, que a diferencia de Herzog, encuentra sus imágenes no en la naturaleza sino en las obras de arte y la cultura occidentales.
A pesar de toda esta variedad de tendencias y motivos, existe un elemento común compartido por ellos y que consiste en la actitud hacia la tradición, hacia el cine del pasado y el arte del espectáculo.
Al decir de Herzog:"No teníamos nada y empezamos de la nada. Todos éramos huérfanos, no teníamos padres de los cuales pudiéramos aprender."
 En el caso de Wenders apela a constantes referencias al cine norteamericano(Samuel Fuller,Nicholas Ray, Roger Corman)y adopta la forma del road movie; en Fassbinder
se encuentra una obsesiva referencia a la tradición del melodrama hollywoodense (en particular DouglasSirk), mientras en Herzog se puede reconocer la herencia expresionista ("Nosferatu"de1978)
.Kluge, teórico y pionero del cine independiente, doctor en derecho, novelista y asistente de Fritz Lang , desarrolla un cine heredero de las propuestas del distanciamiento brechtiano y de la discontinuidad narrativa de Godard, que sostendrá a lo largo de su carrera "Artistas bajo la carpa del circo: perplejos" de 1967,"Trabajo ocasional de una esclava" de 1973).Volker chlöndorff, asistente de Alain Resnais y de
Louis Malle, importa los modos estilísticos de la Nouvelle Vague para construír un estilo riguroso que conecta el estudio psicológico con el alegato social y político (
"La repentina riqueza de los pobres de Kombach","El honor perdido de Katharina Blum","El tambor de hojalata").La renovación de la producción no supuso, sin embargo, una renovación y un fortalecimiento paralelos en la distribución y la exhibición. En este sentido, el cine alemán es un claro ejemplo de lo que F. Casetti
Denominó "desinstitucionalización" del cine.
Con este término intentó definir la situación del cine a partir de la segunda mitad de los años sesenta, momento en el cual empieza a difundirse en la literatura cinematográfica la temática de la "muerte del cine".Este momento de crisis se caracterizó por una drástica disminución de la producción de filmes, un significativo descenso de afluencia de público a las salas y el cierre de muchas de ellas, y como nuevo fenómeno, el aumento vertiginoso del consumo de películas a través de la televisión. Con el término
Desinstitucionalización ,Casetti señala la presencia de tres fenómenos nuevos, con respecto a los modos establecidos de la institución cinematográfica:
1. El final de un sistema de producción estructurado sobre la base del producto medio,pero dividido en más niveles (los filmes de serie A y de serie B, las películas de autor,etc.), y que constituía un punto de referencia incluso para el cine moderno
2. La desarticulación y la disgregación de la producción, en la que, a partir de ahora, sólo cada film en sí mismo (desde el super espectáculo hasta el film marginal) podrá tener una identidad propia.
3. Pérdida de la capacidad de reunir al público más vasto y heterogéneo, resultando lógico el desarrollo de una forma de fruición más aislada y dispersa: desde la especializada(filmes de autor, los de culto en los cine-clubes, para adolescentes, para mujeres, etc.)hasta la más desatenta, aplicable a los filmes de la televisión.
Finalmente, cabe mencionar la situación de aquellos directores experimentales o "no comerciales"(Herbert Achternbusch, Rosa von Praunheim, Jean-Marie Straub, WernerSchroeter, Vlado Kristl, Werner Nekes, Robert van Ackeren), quienes, veinte años después del surgimiento del Nuevo Cine Alemán, se encuentran con que, en el mercado oficial, ya n ohay más espacio para un film "difícil" (como lo fueron los primeros de Herzog o de Wenders).
Los directores conocidos y que interesan igualmente en el mercado norteamericano y europeo consiguen distribución a través de la "Filmverlag der Autoren", pero los más arriba citados, tienen que organizarse para confrontar con una estructura económica y estética ya establecida, recibiendo sólo el apoyo de directores comoA. Kluge, R. Hauff o V. Schlöndorff a través de sus propias productoras, marcándose institucionalmente una clara división entre directores "profesionales" y los "undergrounds". Consecuencia de ello es, nuevamente, el difícil acceso por parte del público a las nuevas expresiones cinematográficas?

(Fuente:Ernesto Flomenbaum.Goethe- Buenos Aires)



Formatos



FORMATOS
Una vez que la imagen se forma en el plano de la película,es necesario registrarla. En el caso del cine ha venido siendo una emulsión formada por pequeñas partículas denominadas haluros de plata que son sensibles a la luz. En el caso de la televisión, unos sensores a la luz, denominados CCD, transforman las diferencias de luz en señal registrada.El tamaño de la imagen generada en el plano de la película, tanto en relación a su aspecto o ratio, como al soporte sobre el cual se ha registrado, ha generado diversos de formatos de registro .

Formatos en cine

El formato en cine viene determinado por el ancho de la película, la relación entre el ancho y alto de la película, y el número de perforaciones de la película.
La relación entre el ancho y el alto de la película se denomina “aspect ratio”.
El aspect ratio de una pantalla de televisión empezó con una relación de 1.33:1
Eso significa que es 1.33 veces mas ancha que alta.
También se le suele llamar 4 x 3  porque, matemáticamente, por cada 4 pulgadas a lo ancho, su imagen tiene tres pulgadas de alto.
Los directores de fotografía han desarrollado buena parte de los formatos existentes.

1.33:1 Académico o 4:3
Original del cine mudo, aprovecha todas las perforaciones del negativo. Adoptado por la TV desde sus nacimiento.
Es ratio utilizado es 1.33:1.
Hollywood cambió el ratio con la llegada del sonido ratio a 1,37:1, que se utilizó en la mayoría de las películas hasta 1950.
Con la llegada de la revolución del formato panorámico en 1950 se convirtió en un formato de producción cinematográfico obsoleto.

LA LLEGADA DE LOS FORMATOS PANORÁMICOS

35 mm. Aspecto 1,85:1
Este es el formato más utilizado en cine para películas panorámicas.
Permite además la presentación en aspectos 1.66:1, popular en Europa, y 1.77:1, usado en otras películas así como en el aspect ratio de la alta definición 16:9 HDTV.
 La relación más común es 1,85:1, aunque la película fotográfica contiene más información fuera de esos parámetros.
En una sala de proyección veremos la película en 1,85:1, pero no toda la imagen que contiene el fotograma. El visor de la cámara, durante el rodaje, incorpora unas marcas que corresponden al formato 1,85:1, muy útiles para verificar que no entran en "escena" los micros de los operadores de sonido, luces, etc.
 En Soft Matte, o enmascarado suave (una manera de positivar la película para su proyección definitiva)conserva la información visual fuera de lo que el espectador ve en el cine.
Los fotogramas incluyen unas marcas que indican al proyeccionista qué parte tiene que ser visible y qué parte no se puede proyectar a la vez que se mantiene la relación deseada. Mediante el ajuste de unas cortinillas se consigue la relación de pantalla adecuada

 2,35:1 Super 35 mm

Ha sido un formato muy popular en los noventa, y actualmente es considerado un formato de producción. Es también usado a menudo como el formato estándar de producción para shows de televisión, videos musicales o comerciales.
Dado que es formato de producción, es innecesario reservar una banda óptica de sonido. Las salas no reciben una película en formato Super 35. Las películas son filmadas en Super35 y posteriormente son convertidas a formatos de distribución.

Este formato intenta solucionar el problema de pérdida de información cuando se realizan copias de vídeo 4:3 a pantalla completa procedentes de material cinematográfico rodado en una proporción 2,35:1.
La técnica consiste en rodar ocupando el total del negativo de 35 mm. El operador de cámara, no obstante, tiene dos guías en el visor: un cuadro que marca la versión 2,35:1 y el cuadro"general" que corresponde a una relación 1,66:1 (la del 35 mm).
Esto puede provocar alteraciones de composición, pues un plano cerrado en versión 2,35:1se convierte en un plano medio en versión 1,66:1; pero la ventaja principal es la nula pérdida de acción independientemente del formato utilizado.
Una vez terminado el montaje definitivo de la película, el área 2,35:1 se transfiere a un positivo mediante técnicas anamórficas para su difusión en cines comerciales preparados con lentes de proyección anamórfica.
Paralelamente, obtienen una versión sin zoom’s ni panorámicas para la versión en vídeo (4:3).
Es quizá la mejor solución de compromiso para ambos mundos.

2,20:1 70mm
Ofrece más del doble de área que el 35mm anamórfico con mejor calidad. Se utilizó en películas como Benhur , y aunque se quedó en desuso, se ha vuelto a recuperar para proyecciones como el IMAX.

2,35:1 Cinemascope o Panavisión (Anamórfico)

El formato Cinemascope fecha de 1953 de la mano de 20th Century Fox.
Inicialmente tenía una relación de pantalla 2.66:1 (muy cerca del 2,35:1 del Panavision), que permitía conseguir imágenes de calidad de pantalla ancha utilizando negativo de 35 mm, que es más bien cuadrado. Para ello se utilizaban técnicas de fotografía anamórfica.
Básicamente se añadían unas lentes especiales a las cámaras de 35 mm que permitían captar imágenes panorámicas sin una pérdida importante de calidad y utilizar todo el área disponible del negativo de 35 mm.
Los proyectores de cine debían utilizar una lente similar para que la imagen anamórfica
se reproduzca de manera correcta. El éxito de este formato se debe a que sin tener que invertir demasiado dinero en la adquisición de nuevos aparatos, se conseguía una imagen nueva y espectacular.
El formato Panavisión ha heredado esta tecnología para conseguir imágenes de pantalla ancha con una relación 2,35:1, y ha supuesto el declive de la tecnología del cinemascope.

Ejemplos de formato anamórfico Panavisión:

Conversión entre aspectos
Para convertir los formatos con ratios de aspecto diferentes se pueden utilizar dos técnicas:
Con distorsión del aspecto original:
O Expansión o compresión:
Horizontal: Se expande o comprime la imagen original lateralmente.
Vertical: Se expande o comprime la imagen original lateralmente.
O Recorte del área: Se corta la imagen, bien verticalmente, bien horizontalmente.
Sin distorsión del aspecto original:
El letterboxing:Franjas horizontales .Se añaden unas franjas horizontales negras.
El pillarboxing:Franjas verticales. Se añaden unas franjas verticales negras.

La televisión cuando nace adopta un formato con aspecto 4:3 en consonancia con el cine. No obstante, el término formato en televisión se ha utilizado para referirse tanto al ancho de la cinta como al sistema de grabación.
Los formatos de cinta han ido evolucionando en su tamaño.
Vienen definidos por el ancho de la cinta y no por el sistema de grabación.
Los más importantes:
Formato de dos pulgadas (50,8mm) Años 50-70; utiliza cintas en forma de carretes abiertos, oscilando entre los 60’ y los 90’.
Formato de una pulgada (25,4mm). Finales de los 70 hasta 90, que utiliza cintas en forma de carretes abiertos, oscilando entre los 30’ y los 100’.
Formato de tres cuartos de pulgada (19mm). Finales de los 70 hasta 90. Cintas en forma de cassette, oscilando entre los 10’ y los 60’. Uso semi-profesionales o industriales, llamados U-Matic.
Formato de media pulgada (12,7mm). Años 90. Cintas en forma de cassette, oscilando entre los 30’ y 8 horas. ejemplos: VHS, BETA, V-2000. Difieren en la distribución y amplitud de las bandas de las cintas.

Formatos de cinta digital
La llegada del sistema de grabación digital sobre cinta magnética ha mejorado la calidad de las grabaciones, entre otras, reduciendo los drop-out o errores de escritura que se producían en el sistema analógico de grabación.

D1: SONY 4:2:2 por componentes 10 bits. MAXIMA CALIDAD
D2 y D3: señal compuesta…. En desuso.
D5: Panasonic 4:2:2 por componentes 10 bits. MAXIMA CALIDAD
Betacam Digital: SONY Standard de facto de video digital de alta calidad
DV: equipos ligeros de periodismo electrónico. Generalmente graba en una cinta de 1/4de pulgada.
DVCPro (D7)
DVCam
Digital S (D9)
Betacam SXEn alta definición HDTV
D16: Utiliza cintas D1
D5 HD: modificación del formato D5 para alta definición
D6: Philips
D9 HD: JVC modificación del formato D9 Digital-S para alta definición

HDD 1000: SONY cinta de carrete abierto
HDCAM: SONY utiliza cintas con chasis Betacam
DVCPRO HD compatible con DVC Pro (D7)

Cámaras con grabación biformato (16:9 y 4:3).

El ratio 1,37:1 se está imponiendo poco a poco en el mercado. Los fabricantes de cámaras están ofreciendo cámaras biformato. Algunos modelos al grabar en 4:3 se producen problemas de reducción de resolución y modificación del campo visual.
Existen dos técnicas: la anamórfica,que comprime la imagen sobre el sensor 4:3 y el formato buzón, que elimina información por arriba y debajo de la imagen central (viñetas), perdiéndose hasta un 25% de información.

La alta definición ha tenido varios formatos durante mucho tiempo, y se han propuesto varios estándares.
La industria del cine está empezando a usar los formatos HDTV con el propósito de obtener altas resoluciones para mostrar las imágenes con la mejor calidad en las grandes pantallas de cine.
 Así, han consolidado el estándar de alta definición más común.
Primero, y lo más importante, todos los formatos de alta definición adoptan la misma relación de aspecto de pantalla panorámica 16:9.(1,7:1)
Segundo, en todos los estándares de alta definición, los pixels son cuadrados. Esto incluye a la industria informática, permitiendo integrar de forma más simple los gráficos generados por ordenador en las imágenes de alta definición.

Colorimetría.
Todos los estándar HDTV de las dos familias usan la colorimetría definida en la ITU-R BT.709. Esta NO es la misma colorimetría que se usa en los sistemas de televisión estándar PAL o NTSC.
Dos “familias” de estándares.
Los estándares HDTV han reconocido la convergencia entre la electrónica, cinematografía e industria informática, siendo una parte importante para la reproducción en modernas televisiones y producciones de cine.Existen dos “familias” de formatos de televisión en alta definición (HDTV) que se distinguen por el número de pixels y líneas.
Una de las familias tiene 1.080 líneas activas de imagen mientras que la otra, tiene
720 líneas.Cada familia define varias frecuencias de visualización o imágenes por segundo.
Una de las elecciones más importante de la alta definición, ha sido el escaneado entrelazado y progresivo.
La HDTV admite ambos, reconociendo las ventajas de cada uno de ellos.
La forma más común para referirse a un estándar de alta definición, es usar el número de líneas y laf recuencia visualización.
Por ejemplo, 1080/50i y 720/60p se pueden usar para definir el estándar,donde el primer número indica siempre el número de líneas, el segundo número indica la frecuencia de visualización, y la “i” o la “p” indica si el escaneado es entrelazado (i) o progresivo (p).

  Alta definición 1920 x 1080 “Common Image Format” (HD-CIF)

Esta familia está definida internacionalmente por la SMPTE (Society of Motion Picture and Televisión Engineers) 274M y la subdivisión ITU-R BT.709-5. El estándar BT.709 define un formato de imagen y frecuencia de visualización, y todas sus variantes tienen
1920 pixels horizontales y 1080 líneas activas de imagen
.Con una relación de aspecto 16:9 y siendo el pixel cuadrado, (1080 x 16/9= 1920) encaja en el mundo informático

E formato HD-CIF de 1920 x 1080 contiene 2,07 millones de pixels en una sola imagen de televisión (comparado con los cerca de 400.000 pixels de una imagen PAL o NTSC). Así, el aumento potencial de resolución es de un factor de casi 5 veces.
Las variantes se refieren a las diferentes frecuencias de visualización, y la forma en que las imágenes son capturadas; de forma progresiva o entrelazada.

La SMPTE define once (sí, 11) formatos de escaneado de HDTV 1920 x 1080, ocho de ellos progresivos y tres entrelazados.

La ITU, ahora en su quinta revisión, define diez sistemas de escaneado – ocho progresivos y dos entrelazados.
 Estos incluyen 25fps para Europa, 30fps para Estados Unidos y Japón y 24fps para la industria cinematográfica.
El formato común de imagen (CIF) facilita el intercambio de programas entre diferentes entornos y hace posible que cualquier equipamiento pueda trabajar en cualquier entorno. Como tal,este es un gran paso adelante comparado con los sistemas actuales totalmente incompatibles.
Hay que recalcar que el actual documento ITU BT.709-5, recomienda el uso del formato HD-CIF para la producción de nuevos programas y facilitar así los intercambios internacionales. Rec. ITU-R BT.709-5 Ahora se encuentra en su quinta revisión, (la alta definición ya lleva muchos años en elmercado y el documento original data del año 1.990). El punto principal está en la segunda parte deldocumento, ya que la primera parte, que definía los sistemas originales de alta definición, estádescatalogado.En la segunda parte, el formato común de imagen (CIF) está definido
“para tener un parámetro de imagen común, independiente de la frecuencia de la imagen”
. Los parámetros claves son el sistema de escaneado y la colorimetría. Las distintas frecuencias permitidas son las siguientes:
Sistema                                       Captura                                        Escaneado
24p, 25p, 30p, 50p,60p            1920 x 1080, progresivo                  Progresivo
24psF, 25psF, 30psF               1920 x 1080                                   Captura progresiva
50i, 60i                                     1920 x 1080 entrelazado                  Entrelazado

 Donde i=entrelazado, p=progresivo y psF=progresivo con cuadro segmentado.
El cuadro segmentado (Segmented Frame) es una forma de transportar una imagen progresiva en dos segmentos, así esa señal se “ve” igual que los dos campos de una imagen entrelazada.
En post producción se necesitará trabajar en ambos formatos de señal, tanto en entrelazado como en progresivo, durante un cierto tiempo. Uno de los problemas para monitorizar los nuevos formatos de señal, como el 24p, es el parpadeo (flicker) inducido en los monitores de televisión TRC. El segundo es el procesamiento de las imágenes progresivas (la mayoría de los monitores de televisión TRC muestran las imágenes de forma entrelazada). El formato de cuadro segmentado permite usar los mismos sistemas electrónicos para imágenes progresivas y entrelazadas, y visualizarlas correctamente sobre monitores de TRC.
No hay cambios en la característica de la imagen progresiva, y sólo se usa para frecuencias de hasta 30fps. Tampoco hay problemas para monitorizar la señal con los nuevos visualizadores planos, tanto de LCD o de plasma. El interface digital de una señal entrelazada o psF es el mismo, aunque el contenido de esa señal es diferente.

 Alta definición 1280 x 720 Progressive Image Sample Structure

Definido internacionalmente por la SMPTE 296M, aunque no por la ITU, es una familia que incluye ocho sistemas de escaneado - todos en formato progresivo- teniendo todos una resolución de 1280 píxeles horizontales y 720 líneas activas.
Proporciona 921.600 píxeles en una imagen, pero al estar definido como un formato de imagen sólo progresivo, acarrea algunas implicaciones.
Las frecuencias de visualización son 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 30p, 48p, 50p, 59,95p y 60p.
Sistema                                          Captura                        Escaneado
24p, 25p, 30p, 50p,60p              1280 x 720 progresivo    Progresivo   
23,98p, 29,97p, 59,94p              1280 x 720 progresivo    Progresivo compatible NTSC

La colorimetría cumple la norma ITU-R BT.709
Frames/Fields. Cuadros/campos

La resultante de que hayan muchas variantes por cada familia de Alta Definición, es la multitud de frecuencias de cuadro o campos.
Históricamente, en Europa y otras partes del mundo el sistema de televisión estándar tiene una velocidad de 25 imágenes por segundo. En Estados Unidos y Japón se usan 30 imágenes por segundo, mientras que la industria cinematográfica usa 24 imágenes por segundo.

Transmisión y producción en Alta Definición.
Las grandes cadenas de televisión americanas emiten actualmente en ambos formatos de alta definición, 1080i y 720p usando la misma frecuencia de cuadro/campo que la señal de televisión estándar.
En Europa, la primera cadena de televisión de alta definición – Euro1080 -, que empezó a emitir en enero de 2004, está usando el formato 1080i a 25i (50Hz)
En alta definición, es normal producir imágenes usando un estándar y emitirlo en otro estándar.
Por ejemplo, se puede grabar a 25 imágenes o 50 campos por segundo y emitirlos a 60campos por segundo.
Debido a la gran cantidad de datos necesarios para las variantes de escaneo progresivo a 1920 x 1080, las cámaras actuales no disponen de frecuencias mayores de 30Hz, salvo cambios de última hora. Las imágenes entrelazadas pueden ser capturadas fácilmente a 60 campos por segundo.
La frecuencia de datos a 720p es más manejable, y hay cámaras que graban imágenes a 60 cuadros por segundo, proporcionando una frecuencia de reproducción variable. Esto es particularmente interesante en documentales de naturaleza y acontecimientos deportivos.
Existen conversores de alta definición en el mercado, que pueden convertir entre frecuencias de cuadro y entre familias de 1080 y 720, aunque todavía no compensan la variación de la conversión entre 25i y 30i.
Para producción, es posible masterizar material a 24p. El material se maneja de la misma forma que las imágenes de cine – en Estados Unidos usando el 3-2 pulldown: en Europa aumentando la velocidad hasta 25 imágenes por segundo. La baja frecuencia de muestreo temporal de 24 imágenes por segundo, no es apropiado para todo tipo de material – en particular para deportes de mucha acción- donde el parpadeo puede molestar la visión por parte del espectador.

Los equipamientos de post producción en Alta Definición son, en general, muy flexibles y pueden trabajar con imágenes adquiridas usando todos los estándar de ambas familias. La elección del formato de adquisición (frecuencia de cuadro y tipo de escaneado) dependerá del estilo creativo y del contenido.
La única limitación es el requerimiento basado en 50Hz o 60Hz para la emisión, y esto se puede considerar en la pre producción. Se pueden elegir las variantes de 24p, 25p y 50i para Europa y afines, o convertir 24/30p o 60i para USA y Japón aunque, como se dijo antes, la conversión de frecuencia es posible pero sin compensación (de momento)

(Fuente:Universidad Carlos III de Madrid)


Características de la tecnología digital
El filme digital es pasajista y permite una post-producción mucho más flexible y una infinidad de posibilidades impensables o extremadamente costosas usando técnicas analógicas como el film óptico tradicional. Los sistemas digitales tienen mucha mayor resolución que los sistemas de vídeo analógicos, tanto en la dimensión espacial (número de pixeles) como en la dimensión tonal (representación del brillo). También tienden a tener un mayor control sobre la colorimetría durante el proceso de producción. El proceso químico iniciado al exponer el celuloide a la luz ofrece la posibilidad de diversos resultados, a los que un buen cineasta es capaz de sacar partido. Por el contrario, cada cámara digital da una única respuesta a la luz y, aunque simplifica el proceso, es muy difícil predecir el resultado sin verlo en un monitor, aumentando la complejidad de la iluminación.
Las cámaras analógicas no presentan dificultad para grabar en situaciones de alto contraste lumínico, como la luz del sol directa. En estos casos la información de luces y sombras aparece en la imagen grabada y no se pierde para siempre, recreada . Algunos directores han optado por elegir la mejor opción para cada caso, usando el vídeo digital para las grabaciones nocturnas y en interiores y el tradicional analógico para exteriores de día. La digitalización permite un almacenaje de información y películas que resiste infinitamente mejor que el celuloide el paso del tiempo; de hecho, puede llegar a considerarse eterna, aunque hay voces que discrepan. Además, permite un considerable ahorro de espacio físico a la hora de almacenar películas. Pese a esto, algunos consideran que, actualmente, el filme de celuloide sigue siendo, en muchos sentidos, mucho más transportable que la información digital.
Otra característica propia de la tecnología digital es que la filmación y la proyección de imágenes se realizan simultánea y conjuntamente con la banda sonora, también digital.

Tipos de cámaras
Las cámaras de Sony CineAlta son, básicamente, las cámaras de alta definición descendientes de las Betacam, dirigidas a la producción cinematográfica. Así como los estándares NTSC y PAL, pueden reproducir 29.97 y 25 imágenes por segundo respectivamente, estas pueden grabar las mismas 24 imágenes por segundo. Sus sensores CCD tienen una resolución de 1920x1080 píxeles (1080i de entrelazado en inglés o 1080p de progresivo). Comparando, algunos escáners de filme analógico son capaces de capturar más de 10.000 píxeles horizontalmente desde una película estándar de 35 mm. El Episodio III de Stars Wars se grabó con las cámaras más avanzadas de la serie CineAlta, el modelo HDW950, con una resolución de 1920x1080 píxeles por fotograma.
Las cámaras Mini-DV se usan desde hace ya bastantes años para películas independientes o de bajo presupuesto y son bastante populares entre el consumidor no profesional. Steven Soderbergh usó el popular modelo Canon XL en la grabación de Full frontal. Una Mini-DV es capaz de grabar en cinta imágenes de una calidad considerable, aunque la tecnología está más limitada que en otros modelos profesionales. Una de las primeras Mini-DV usadas en una película fue el modelo Sony VX-1000, empleada por Spike Lee en Bamboozled
La cámara Thompson Viper FilmStream tiene la misma resolución y fotogramas por segundo que una cámara de alta definición como la CineAlta. Captura las imágenes sin compresión, pero pueden ser comprimidas al pasar a una cinta o disco. La Viper fue usada por primera vez en el corto Indoor Fireworks de Rudolf B. El primer largometraje en que se empleó la Thompson Viper fue en Collateral de Michael Mann. Uno de sus méritos es su capacidad de grabar con niveles de luz extremadamente bajos, lo que permitió que gran parte de Collateral se grabase en las calles de Los Angeles, de noche y sin la necesidad de usar un gran equipo de iluminación.
Imax para la proyección de películas en tres dimensiones 70mm horizontal
Panavision lanzó en 2004 las cámaras Panavisión Genesis para competir con las CineAlta de Sony. Las Genesis consiguen una resolución de 1920x1080, similar a la de sus predecesoras, y utilizan un sistema de cinta parecido, pero utilizan un sensor CCD con la misma medida que una cámara estandar tradicional de 35 mm, lo que le permite una serie de ventajas como poder intercambiar objetivos con las cámaras tradicionales o conseguir un control muy similar sobre la profundidad de campo. 
Las Arriflex D-20 apareció a finales del 2005. La única novedad de esta cámara es su tamaño y tipo de sensor: en lugar de un CCD convencional, utiliza un sensor CMOS con la misma medida que el de una cámara analógica de 35 mm. Esto le permite usar las mismas lentes, abarcar el mismo campo de visión y conseguir la misma profundidad de campo que una cámara tradicional. La Arriflex alcanza una resolución de 1920x1080 pixeles.
La Red One es una cámara desarrollada por parte de la Red digital camera company Graba en 2K y 4K 4520 X 2540, Tiene Un Sensor cmos De (12 megapixeles), a hasta 60 cuadros por segundo (progresivos en todos los casos, y programable por el usuario - por ejemplo puedes obtener 24fps como en el cine, o los cuadros por segundo que desees), mediante un sensor lo bastante grande como para adaptar la lente de una cámara analógica de 35mm. Se proyecta como la más aceptada por productores independientes, ya que su precio es de 7 a 10 veces menos que sus competidoras, y a precios que no son los usualmente astronómicos de esa industria. Así mismo el vídeo es grabado en formato RAW con 12 bits por color (36 bits) para un rango dinámico como al que estamos acostumbrados a ver en películas de cine.
(fuente:Wikipedia)